Mostrando entradas con la etiqueta vídeo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta vídeo. Mostrar todas las entradas

01 febrero 2026

Editar vídeos como un Pro: 6 pasos.


La regla de 6 en la edición de vídeo es un conjunto de criterios para hacer cortes y montaje con atención a la emoción, ritmo y coherencia visual, priorizando siempre la emoción del espectador sobre aspectos técnicos. Esta regla indica que un buen corte debe cumplir principalmente con estos seis aspectos, siendo el más importante que el corte refleje y potencie la emoción de la escena. Para aplicar la Regla de Seis de Walter Murch en la edición de un cortometraje paso a paso, se deben considerar los seis criterios jerarquizados que él desarrolló para determinar el momento adecuado de hacer un corte y cómo debe potenciar la escena, priorizando sobre todo la emoción del espectador.

Walter Scott Murch es una leyenda del cine, conocido por su trabajo innovador como editor y diseñador de sonido. Nacido en Nueva York el 12 de julio de 1943, ha dejado una huella profunda en la historia del cine a través de películas icónicas como Apocalypse Now , La conversación y El paciente inglés. Su talento y sensibilidad para combinar imagen y sonido le han valido múltiples Premios Óscar, tanto por edición como por diseño de sonido, estableciendo nuevos estándares en estas áreas. Walter Murch estudió cine en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California (USC), donde comenzó sus estudios de posgrado en 1965. Durante su tiempo en la USC, Murch conoció y trabajó con futuros cineastas y colaboradores destacados como George Lucas, Matthew Robbins y Caleb Deschanel. Este entorno creativo y académico fue fundamental para que Murch desarrollara sus habilidades y conceptos sobre montaje y diseño de sonido. Antes de comenzar en la USC, Murch estudió en la Universidad Johns Hopkins, donde desarrolló una base sólida en estudios generales y donde comenzó sus primeros pasos en el cine independiente. Su formación en la USC, junto con las políticas y las colaboraciones con grandes directores, fueron clave para su carrera en la industria cinematográfica. Así, su aprendizaje combinó una educación formal en cine con experiencias prácticas en proyectos innovadores y colaboraciones con directores de renombre como Francis Ford Coppola y George Lucas, lo que le permitió crear su enfoque único y destacado en la edición cinematográfica y el diseño de sonido.
Murch revolucionó la edición cinematográfica con enfoques que resaltan la emoción y la narrativa, introduciendo conceptos que siguen inspirando a editores de todo el mundo. Entre sus grandes logros destacan los Óscar que ganó por Apocalypse Now (Mejor Sonido) y El paciente inglés (Mejor Edición y Mejor Sonido), además de sus numerosas nominaciones a lo largo de su carrera. Su obra no solo se limita a la técnica; También exploró el montaje como un proceso casi orgánico, enfatizando que cada corte debe estar motivado por la emoción, el ritmo y el avance de la historia. Su libro En un abrir y cerrar de ojos se ha convertido en lectura obligatoria para quienes quieren entender la edición desde una perspectiva más humana y artística. Murch ha demostrado que el verdadero poder del montaje no está solo en las imágenes, sino en cómo estas se sienten y se conectan con la audiencia. Su trabajo es un ejemplo brillante de cómo la sensibilidad emocional, combinada con técnica y creatividad, puede transformar una película en una experiencia inolvidable. En definitiva, Walter Murch es un maestro que une arte y tecnología para contar historias con alma y precisión.

El montaje y la edición de vídeo como un arte profundamente emocional y narrativo, comparándolo con un "parpadeo" que separa y conecta ideas visuales, muy parecido al flujo del pensamiento humano. Para él, el corte ideal debe ser fiel a la emoción del momento; esta es la prioridad número uno, representando más del 50% de la decisión para hacer un corte. Después de la emoción, vienen la historia, el ritmo, la dirección de la mirada, la composición bidimensional y la continuidad tridimensional del espacio. Murch enfatiza que editar es más que unir imágenes: es una práctica editorial y creativa que requiere sensibilidad para saber cuándo y cómo cortar, de forma que la experiencia del espectador sea natural y conmovedora. Él compara la labor del editor con la de un cirujano o un chef, donde cada movimiento debe ser preciso y significativo, evitando solo un choque arbitrario de imágenes. A lo largo de su trabajo, Murch ha señalado que el montaje debe tener un plan claro, un “hilo” que guía la narrativa para que no se convierta en una sucesión caótica de imágenes. Su enfoque está basado en cómo la mente humana procesa las ideas, sueños y emociones; por eso la edición cinematográfica es el arte más cercano al pensamiento. En resumen, para Walter Murch, el montaje es una herramienta para contar historias con alma, donde la emoción y la narrativa mandan, y la técnica está al servicio de hacer que el público se sienta y entienda la película de forma auténtica y profunda.

El libro En un abrir y cerrar de ojos, escrita por Walter Murch, es una reflexión fascinante y accesible sobre el arte y la técnica de la edición cinematográfica. Murch nos explica que editar una película es mucho más que juntar escenas: es un proceso emocional y creativo, casi como "pestañear" para el público, donde cada corte debe lograr transmitir sentimientos profundos y avanzar la historia de manera natural. Uno de los conceptos clave del libro es que el montaje debe respetar tres pilares fundamentales: la emoción, la narrativa y el ritmo. Si hay que sacrificar alguno, la emoción es la que nunca debe perderse. Murch afirma que los cortes funcionan porque reflejan cómo nuestro cerebro procesa los cambios y saltos en la realidad y los sueños; Son movimientos que el espectador tolera porque se asemejan a la forma en que soñamos o pensamos. Además, el libro demuestra que un gran editor no solo sigue reglas técnicas, sino que también controla y anticipa lo que el público siente y espera, casi guiando inconscientemente su experiencia. Walter Murch nos invita a entender la edición como un arte sensible y deliberado, donde cada corte es crucial y significativo. En un abrir y cerrar de ojos es perfecto para jóvenes que quieren entender mejor el cine, ya que combina teoría, práctica y filosofía en un lenguaje cercano y lleno de ejemplos claros y apasionados, mostrándonos que la edición es, al fin y al cabo, contar historias con alma y corazón.

Los aspectos principales de la regla de 6 son:
Fidelidad a la emoción: El corte debe preservar o intensificar la emoción que el director quiere transmitir en esa escena. El editor debe evaluar si el corte hace sentir al espectador lo que la escena busca comunicar. Fidelidad a la emoción del momento trata de que el corte mantenga o intensifique lo que el público siente en la escena. Pregúntate si el corte mantiene o intensifica la emoción que quieres transmitir. Prioriza siempre que la emoción del espectador sea fiel a la escena.
Hacer avanzar la historia: El corte debe tener un propósito narrativo claro, contribuyendo a que la historia avance o se complemente. No se debe cortar por capricho, sino para apoyar la trama. Hacer avanzar la historia es que el corte ayude a la narrativa, no solo sea un cambio visual. Comprueba que el corte contribuye a que la narrativa progrese o se complemente. Evita cortes que no aporten al desarrollo del relato.
Momento rítmico adecuado: Los cortes deben ocurrir en un momento que resulte natural y rítmicamente agradable, siguiendo la cadencia interna de la escena o la música. Ocurrir en un momento rítmicamente adecuado, el corte debe sonar natural al ritmo de la escena o la música. Asegúrese de que el corte ocurra en un momento rítmicamente agradable y natural. Toma en cuenta la música, el diálogo y la cadencia visual.
Respeto a la línea de la mirada y dirección: Se deben respetar las direcciones en las que miran los personajes y la ubicación de los elementos en la pantalla, para que el espectador no se desoriente. Respetar la línea de la mirada y dirección es mantener la orientación visual para no confundir al espectador. Comprueba que las miradas y movimientos en pantalla sean coherentes. Evita cortes que desorienten al espectador respecto a la ubicación de los personajes.
Respeto a la planaridad y gramática tridimensional: El editor debe asegurarse de que los planos mantengan coherencia espacial en dos dimensiones para representar bien el espacio en el que sucede la acción. Considere la dimensión y la composición en pantalla, cómo interactúan los personajes y objetos visualmente al hacer el corte. Cuida que la gramática visual que traduce un espacio tridimensional en 2D sea clara. Verifique la coherencia en la composición espacial de los planos.
Continuidad tridimensional del espacio: Se debe preservar la relación y ubicación entre personajes y objetos para mantener la coherencia espacial de la acción. Ser claro en la intención de mostrar a dónde debe mirar el espectador, la edición guía la atención hacia elementos importantes. Asegúrate de que la relación espacial entre personajes y objetos sea lógica. Respeta la ubicación y movimiento dentro del escenario para mantener la coherencia espacial.

Para editar un video con la regla de 6 hay que revisar cuidadosamente cada corte considerando estos elementos clave, asegurando que cada corte tenga un propósito emocional y narrativo claro, respetando la continuidad visual y el ritmo.​
Además, la regla de 6 implica revisar y refinar el video para que cumpla con estos estándares y generar así un montaje cinematográfico que conecte emocionalmente con la audiencia. Prácticamente, al editar un cortometraje, el editor debe revisar cada corte potencial contra estos 6 criterios, dando más peso a la emoción pero sin descuidar la continuidad, el ritmo y la dirección visual. Idealmente, el editor hace una selección de cortes que cumplan con la emoción y avance la historia, luego afina el ritmo y la coherencia visual respetando la línea de la mirada y la planaridad. Aplicar la regla de seis implica paciencia para refinar los cortes y sensibilidad para “sentir” la emoción que se quiere reflejar, permitiendo que el cortometraje sea emocionalmente potente y narrativamente claro.

A continuación te comparto una serie de ejercicios semanales para mejorar la sensibilidad emocional al editar videos, que ayudarán a conectar más profundamente con la emoción que quieres transmitir en tus montajes:
Escribe cada día durante una semana las emociones que tienes sentido y cómo estas influyen en tu percepción del mundo. Esto ayuda a desarrollar autoconciencia emocional y mayor empatía para captar emociones en las escenas.
Practica identificar y poner nombre a las emociones que percibes en imágenes, películas o situaciones cotidianas. Esto cultiva el reconocimiento emocional y el entendimiento de sus matices visuales.
Escoge una canción que te conmueva y dibuja o pinta las sensaciones que te provoca. Esto ayuda a que tu mente y cuerpo respondan a emociones de forma creativa, permitiéndote luego traducirlas en el montaje.
Mira escenas de películas o videos con atención a las expresiones faciales, anotando qué emociones identificas y cómo se manifiestan. Luego practica frente al espejo imitando esas expresiones para conectar mejor con ellas.
Lee o mira historias cortas y reflexiona sobre los sentimientos y motivaciones de los personajes. Intenta sentir desde su perspectiva para después buscar transmitir esa emoción en la edición.
Toma un video y corta varias versiones de una misma escena, buscando diferentes resultados emocionales, para entrenar tu sentido del ritmo y la emoción en el montaje.

Los seis criterios de Walter Murch para practicar el buen montaje, son los siguientes:
Emoción (51%): El corte debe ser fiel a la emoción del momento, ya que es el criterio más importante y prioritario para que el espectador se conecte con la escena.
Avance de la historia (23%): El corte debe ayudar a que la trama avance y la narrativa sea clara y coherente.
Ritmo (10%): El momento del corte debe ser rítmicamente interesante y natural, alineándose con el pulso de la escena o la música.
Dirección de la mirada (7%): Se debe respetar la línea de la mirada y el movimiento del centro de interés para mantener la coherencia visual y no desorientar al espectador.
Planaridad bidimensional (5%): Mantener la coherencia en la composición visual, teniendo en cuenta el espacio plano que muestra la imagen.
Continuidad espacio-temporal (4%): Preservar la continuidad del espacio y el tiempo dentro de la acción para que la escena sea lógica y fluida.
Estos criterios son jerárquicos; nunca se debe sacrificar la emoción por otros aspectos, y, si es necesario, se priorizan en ese orden. En la práctica, estos lineamientos ayudan a tomar decisiones conscientes para realizar cortes que creen una experiencia cinematográfica clara, emocional y coherente para el espectador.

Aquí tienes algunas actividades prácticas para desarrollar y dominar los seis criterios de Walter Murch en la edición de vídeos:
Ejercicio de emoción: Toma una escena emotiva y crea varias versiones editadas con diferentes puntos de corte. Reflexiona cuál transmite mejor la emoción y por qué. Esto fortalece tu sensibilidad para identificar el momento correcto emocionalmente.
Narrativa clara: Trabaja con una secuencia y enfócate en hacer cortes que hagan avanzar la historia sin confundir al espectador. Luego compara con la secuencia original y analiza las diferencias.
Ritmo consciente: Experimenta editando una escena al ritmo de distintas músicas (lentas y rápidas). Observa cómo cambia la sensación y el impacto emocional, entendiendo la importancia del ritmo en los cortes.
Dirección de la mirada: Usa escenas con miradas y movimientos claros para practicar cortes que respetan la línea de la mirada y la dirección visual. Marca dónde debe mirar el espectador para mantener la coherencia.
Planaridad y composición: Analiza la composición de planos dentro de una escena y practica cortes para mantener la armonía visual, evitando saltos bruscos o confusos en el espacio plano.
Continuidad espacial: Edita secuencias que implican movimientos de cámara o personajes, asegurando que la continuidad del espacio y el tiempo permanezcan lógica y clara para el espectador.
Estas actividades te ayudarán a interiorizar cada criterio y aplicarlos de manera consciente, logrando un montaje más emotivo, narrativo y estéticamente coherente, tal como plantea Walter Murch.

Para nuestro cierre, siempre recuerda que las seis reglas de edición de Walter Murch son esenciales para crear cortes que conecten con el público. Primero, prioriza la emoción: cada corte debe potenciar lo que siente el espectador. Segundo, la corte debe avanzar la historia, manteniendo la narrativa clara y significativa. Tercero, el ritmo es clave para que la edición fluya y acompañe la tensión o calma de la escena. Cuarto, la dirección de la mirada ayuda a guiar la atención del público entre planos. Quinto, se debe respetar la composición bidimensional para conservar la armonía visual. Sexto, mantener la continuidad tridimensional asegura que el espacio y el tiempo se perceban coherentes. Aplicando estas reglas conseguirás una edición poderosa, con el impacto justo que una buena película merece.

Que estés bien,



16 mayo 2016

Balance de blancos.

¿Ha notado como el amanecer despliega increíbles colores en el horizonte, ha disfrutado del juego de tonos que trae entre manos el atardecer, o bien se ha cobijado bajo el azul de la luz de la luna? Esos colores suelen bañar todo a su alrededor, cubren todo a su paso. La luz posee algunos atractivos tonos o dominantes que a veces serán bienvenidos y otras veces no lo serán tanto.
Los fotógrafos sabemos que cuando entramos a un lugar (localización interior) o bien al salir a una localización exterior a cielo abierto, ésta suele estar dominada por una única -o por varias fuentes lumínicas mezcladas- cada fuente lumínica (natural o artificial) posee una calidad o temperatura de luz diferente, y cada temperatura de luz a su vez posee una "dominante" o tono particular también conocido como espectro, éste bien puede ser un tono verdoso, un tono anaranjado, un tono amarillo, o uno azulado. La luz no solo se caracteriza por su brillo e intensidad, sino también por su color. El color de la luz está determinado por su temperatura, que se mide en grados Kelvin(K). La escala Kelvin fue desarrollada por el físico y matemático británico William Thomson, Lord Kelvin, en el siglo XIX. 
Iconos de cámara Canon para seleccionar el Balance de blancos.
Las fuentes de luz según su temperatura pueden organizarse en luces de tungsteno o incandescentes, luces fluorescentes, luces HMI, luz de sol, luz de flash, nublado, en la sombra, u otras. Nuestro ojo suele adaptarse en cosa de pocos segundos a cambios de luz en el ambiente o entorno, pero nuestra cámara de fotografía digital o de vídeo va a necesitar de nuestro análisis previo, tomar la mejor decisión y aplicar los ajustes. Para ésto nos vamos a preparar bien en los párrafos que vienen adelante.
Lámparas incandescentes de tungsteno 3,200 Kelvin de temperatura.
Si por ejemplo llegamos a producir imágenes a una localización interior cuyo interior lo dominan únicamente luminarias de tungsteno (bombillos o luces de cuarzo) notaremos que los elementos de color blanco suelen verse contaminados con un exceso de tono amarillo anaranjado (3,200K), lo que corresponde para eliminar ese espectro será colocar un filtro del color opuesto para neutralizarlo, con esta acción lograremos que el color blanco retome su tono blanco nuevamente.
Al balance de blancos también se le llama equilibrio de blancos, es un ajuste electrónico que consigue una reproducción de color correcta sin mostrar tonos dominantes o espectros de color, que son especialmente notables en los tonos neutros -blanco y gris- con independencia del tipo de fuente de luz que ilumina la escena. Se puede realizar este ajuste en la cámara de forma personalizada, automática o manual.
Los fotógrafos profesionales y los científicos se basan en la escala Kelvin para medir y describir de manera precisa la temperatura, y por consiguiente, el color de la luz. La escala que usamos para medir el “tono o espectro” de la luz fue desarrollada por el matemático y físico británico William Thomson, Lord Kelvin
Mientras más alta es la temperatura, más azul o fría se torna la luz; mientras más baja es la temperatura, más cálida y rojiza se torna la luz. Veamos cómo aplica en la práctica, cuando un cuerpo negro es calentado emitirá un tipo de luz, y según la temperatura a la que se encuentra, por ejemplo 1,600K es la temperatura correspondiente a la salida o puesta del sol. La temperatura del color de una lámpara de filamento de tungsteno corriente es de 2,800K. La temperatura de la luz utilizada en fotografía y artes gráficas es 5,000K y la del sol al mediodía con cielo despejado es de 5,500K. La luz de los días nublados es más azul, y es de más de 6,000K, la luz del sol aunque es una fuente de luz continua, es también variable desde que amanece hasta que anochece.
El sol fuente de luz disponible tiene una temperatura al mediodía de 5,500 Kelvin.
El color de la luz solar puede variar mucho, de acuerdo al horario, la bruma o el humo, el polvo en el aire y la latitud y longitud geográfica del lugar. 
Debido al ángulo que tiene temprano en la mañana y al final del día, los rayos solares deben atravesar una porción mayor de la atmósfera. La mayor travesía resulta en que se absorbe más luz azul que roja (las longitudes más cortas de onda se absorben más fácilmente). En consecuencia, la temperatura de color del sol vira hacia el rojo, lo que determina el tono rojizo del atardecer y el amanecer. 
Al mediodía, la luz del sol debe recorrer una menor distancia y la temperatura de la luz directa del sol es cercana a los 5,500K.
Icono para trabajar en zonas con -únicamente- luz de sol.
Entre estos dos extremos hay variantes de tonalidades más sutiles de acuerdo a la posición del sol en el cielo. Y si las nubes lo tapan y lo descubren, la temperatura de color (y la cualidad de la luz) variarán dramáticamente. La temperatura de color varía también como consecuencia de la bruma o de un cielo nublado. Si la cámara no se balancea a blancos bajo esas mismas condiciones, la luz resultante creará un efecto frío y azulado, y no precisamente agradable.
Temperatura de color en la escala Kelvin.
Para medir la temperatura de la fuente luminosa se utiliza una herramienta llamada termocolorímetro; si se le proporcionan los datos necesarios, un termocolorímetro (distinto a un luxómetro que mide lúmenes, y permite saber el caudal de luz que llega a un punto en particular) permite además conocer qué filtros o correcciones hay que hacer para neutralizar las dominantes que puedan aparecer.  Entendemos por termocolorímetro a un instrumento que mide la temperatura de color de una fuente de luz. La temperatura de color se define como la temperatura de un radiador de cuerpo negro que emite luz del mismo color que la fuente de luz que se está midiendo. Se expresa en Kelvin (K).
Balancear a blancos bajo iluminación de bombillo.
Las cámaras de vídeo y de fotografía digital vienen equipadas con herramientas para realizar el balance de blancos de maneras distintas. Existen funciones que te permiten hacer balance en tungsteno con sólo seleccionar el icono del bombillo la cámara ajustará el filtro opuesto a amarillo anaranjado y volverá de lograr un blanco 100% blanco. O bien si estamos bajo otras luminarias de luz fluorescente, de flash o del sol. El balance de blancos (WB) es un ajuste de la cámara que ayuda a garantizar que los colores de las fotos sean precisos. Se basa en la idea de que la luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro visible. Cuando la luz blanca incide en un objeto, este absorbe algunos colores y refleja otros. El color que vemos es el resultado de los colores que el objeto refleja.
Balance personalizado.
La herramienta de balance de blancos personalizado, nos ayuda a trabajar en zonas con luz mezclada de varias fuentes y por tanto de varias calidades o temperaturas. No se recomienda utilizar la función automatizada de balance de blancos en localizaciones con luces mezcladas varias pues variará el resultado final y se hará notorio que las imágenes tienen varios tonos. Lo más correcto será acudir al balance personalizado. Para que éste funcione deberás tomar una fotografía de la zona que muestre la suma todas las luces sobre una hoja de papel blanca y luego seleccionar éste icono -balance personalizado- para que la cámara complete el balance. Con cámaras de vídeo se debe dirigir la cámara a la zona de trabajo, encuadrar dentro de una hoja de papel o de cartón 100% blanca y tocar por unos segundos el botón WB hasta que el termocolorímetro haga la lectura y complete el calculo. De esta manera tendrás una lectura exacta del balance de blancos.
El balance de blancos personalizado en las cámaras DSLR le permite ajustar el balance de blancos de la imagen manualmente para obtener colores más precisos. Esto puede ser útil en situaciones en las que el balance de blancos automático (AWB) no funciona correctamente, como bajo la luz artificial o en condiciones de sombra. Pasos para realizar un balance de blancos personalizado en una cámara DSLR de Canon:
Ajuste el modo de balance de blancos a "Personalizado".
Apunte la cámara a un objeto blanco o gris neutral. El objeto debe llenar la mayor parte del encuadre.
Presione el botón de disparo para tomar una foto. La cámara utilizará la información de esta foto para ajustar el balance de blancos de la imagen.
Dispare sus fotos con el nuevo ajuste de balance de blancos personalizado.
Otros consejos para un balance de blancos personalizado:
Utilice un objeto blanco o gris neutral que no tenga ningún otro color.
Asegúrese de que el objeto esté bien iluminado.
Tome la foto del objeto blanco o gris antes de tomar cualquier otra foto.
Puede realizar un balance de blancos personalizado para diferentes condiciones de iluminación.
Destacan las ventajas del balance de blancos personalizado:
Colores más precisos: El balance de blancos personalizado le ayudará a obtener colores más precisos en sus fotos.
Mayor control: Le da más control sobre el aspecto de sus fotos.
Resultados consistentes: Le ayudará a obtener resultados consistentes en diferentes condiciones de iluminación.

Veamos un repaso de lo aprendido sobre el balance de blancos hasta ahora en el siguiente vídeo.

Iconos de balance de blancos típicos de la industria  de la fotografía digital.
Espero que éste te resulte útil y que puedas lograr mejores imágenes digitales en tus próximas sesiones de fotografía, o bien en tus viajes junto a tu familia y amigos. Antes de finalizar te invito nuevamente a compartir con tus amigos de las redes sociales este artículo, y dejarnos una calificación para saber tu nivel de satisfacción, o mejor regala un ME GUSTA. Prueba a leer también un post sobre Iluminación. Éxitos totales.
Qué estés bien.









El autor de este post es publicitario, creativo y productor audiovisual y ha incursionado exitosamente como docente universitario para el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad de México, así como en la UNITEC en Honduras desde hace más de veinte años. Es asesor publicitario independiente, redactor de artículos sobre publicidad, conferencista y blogger.

01 junio 2012

Guión gráfico


Necesito comunicar o vender la idea de una historia para un vídeo, o bien un spot publicitario para la televisión. ¿Pero cómo logro dar el primer paso de manera exitosa?
Cuando ya hemos redactado de forma verosímil nuestra historia -que servirá de vehículo o transporte para la idea creativa de nuestro TV spot en forma de sinopsis- se visualizará la historia con detalles específicos en una especie de comic llamado storyboard o guión gráfico.
El storyboard dibujado a mano ha sido hasta ahora la mejor herramienta de visualización de un guión.
Es la acción de una historia para película o spot de televisión narrada mediante dibujos. Las tomas que compondrán la película que se va a filmar se dibujan cuadro por cuadro; cada uno de estos cuadros es acompañado por un texto que indica los sonidos de cada acción; las locuciones, los diálogos, la música, los efectos, etc. Representación de un spot mediante ilustraciones independientes de mayor o menor tamaño, pegadas en un cartón negro y que recogen las escenas o historia del anuncio. Debajo de cada viñeta aparecen escritos los textos o diálogos. El guión gráfico se utiliza para presentar la idea al cliente y para pretest de campaña. También para presupuestar el costo estimado de realización y como guión para el rodaje. Éste narra la historia en cuadros semejantes a la pantalla de un TV (Relación de aspecto 3:4 o 16:9) y que va acompañado de una descripción escrita de la acción del audio y vídeo, se puede hacer un storyboard básico de entre 10 y 12 cuadros para presentar la idea lo más sencilla y completa que sea posible al anunciante o también se podrá hacer uno de gran tamaño en cartón o cartulina negra con imágenes bellamente ilustradas a todo color por un ilustrador y de un tamaño que pueda ser presentado en una sala de juntas.


Para realizar este tipo de documentos de pre producción también pueden usarse programas que ayudan a lograr este propósito:
Después de separar el audio del vídeo, desarrollamos un documento que no solo describa en palabras la historia que cuenta el spot de TV; la interpretación de un story line a veces se presta muy fácilmente a dobles interpretaciones y a visualizaciones dispersas por los clientes con poco experiencia audiovisual, pero también hay historias que resultan muy difíciles de interpretar claramente solo a través de las palabras aun para los mas experimentados. Con el fin de minimizar y eliminar las probables fallas se recurre a una especie de comic, que en cuadros semejantes a pantallas de TV standard con una relación de aspecto(3:4) o de cine o TVHD (16:9) según sea el caso, se vale de ilustraciones muy precisas en detalles para los personajes y sus escenarios; como vestuario, edad, raza, estatura, peinado, iluminación, escenografía, noche, mañana, tarde, interior exterior, etc. Explican lo ocurrido en la pantalla y que va acompañada de dos cajas de texto, una que describe la acción del vídeo y la otra que describe el audio. Ambos datos complementan lo necesario para entender fácilmente como veremos y escucharemos la historia cuando el spot de TV esté finalmente producido. También podremos preparar storyboards para distintos usos y públicos según su fin.
Si por allí surge la necesidad de hacer "un vídeo" para comunicar de manera efectiva alguna idea, puedes iniciar tu proyecto haciendo un guión gráfico que elimine toda potencial confusión que consuma tiempo, aumente los costos y gastos innecesarios de varios retakes y remakes.
Quedo a la espera de tus comentarios, si descubres por allí alguna otra solución para realizar storyboards no dudes en compartirla con los lectores de Pensamientos Maupinianos.


Que estés bien,


Mauricio Pineda

El autor de este post es publicitario, creativo y productor audiovisual y ha incursionado exitosamente como docente universitario para el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad de México, así como en la UNITEC en Honduras desde hace más de veinte años. Es asesor publicitario independiente, redactor de artículos sobre publicidad, conferencista y blogger.



The storyboard.
I need to tell or sell an idea for video clip or a TV ad. But, how do I give a successful first step? Once we have written down in a realistic manner and as a synopsis of our TV spot, this will serve as a vehicle to visualize with specific details in a sort of comic called storyboard.
A storyboard is the action of a story for a movie or TV spot told through illustrations.  The shots that will make up the movie that will be filmed is drawn frame by frame; each of these frames is followed by a text that indicates the sounds of each action, the voiceovers, the dialogs, the music, effects, etc. The representation of a spot through the use of independent illustrations of larger and smaller scale, in a cardboard that gathers the scenes or story of the commercial and beneath each vignette with the text and dialogs, is used to represent the idea to the client and pretest the campaign. This is also used to budget the estimate cost of the realization and to plan the shooting script. The story is told in frames similar to a TV and accompanied by a written description of the audio’s action and video, a basic storyboard could be made using between 10 – 12 frames to present a simpler and complete idea that can be plausible to the announcer. This could also be made in a black board with full color illustrations in a size that can be presented in a meeting room.
To do the pre production document, there are programs available to help out in the process:

1.       CELTX
2.       Final Draft
3.       Frameforge3D
4.       LetterBox 2.0
5.       StoryBoard Quick
6.       StoryBoard Artist Educational

After separating the audio from the video, developing a document that not only states in words the story; the interpretation of a storyline sometimes is easily given to double standard interpretations and scattered visualizations by the clients with limited audiovisual experience but, there are also stories that are difficult to clearly interpret just by words even to the most experienced. With the purpose of minimizing and eliminating probable flaws, a sort of comic is used, in frames similar to a standard TV format in an aspect ratio of 3:4 or screen or TVHD (16:9), uses precise illustrations of details for the characters and their surroundings; such as their costumes, age, race, height, hair, illumination, scenery, day, night, interior, exterior, etc. explaining what happens in the screen with its text boxs, one describing the action of the video and one describing the audio. Both compliment the necessary information to easily understand how we will see and hear the story once the spot is produced. Also, we will be able to prepare storyboards for different uses and publics.
If you are ever needed to “make a video” to communicate effectively some idea, start your project with a storyboard that eliminates all potential misguiding information that may be time consuming, raising the costs and expenses in unnecessary retakes and remakes.
I will be waiting on your comments, and if you find a different solution to make a storyboard, don’t hesitate to share it with us.
Be Safe,

Mauricio Pineda

Translations by: MJ Sandoval



El autor de este post es publicitario, creativo y productor audiovisual y ha incursionado exitosamente como docente universitario para el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad de México, así como en la UNITEC en Honduras desde hace más de veinte años. Es asesor publicitario independiente, redactor de artículos sobre publicidad, conferencista y blogger.